Gastón Nicosia Burgos

Clases de Guitarra

Improvisación: sobre todo tipo de acordes (vamp) y progresiones mediante el uso de escalas y arpegios - Improvisación armónica y chord melody mediante el uso de todo tipo de triadas y acordes en posición fundamental e invertidos. Patrones armónicos.
Armonía: tonal y modal. Armonía vocal e instrumental
Lecto-éscritura: transcripción y lectura de obras y solos. Dictados melódico y rítmico.
Audioperceptiva: Reconocimiento de acordes, escalas, triadas y acordes en posición fundamental e invertidos
Composición y arreglos: para guitarra solista, dúos, tríos y demás instrumentos.
Estilos. Blues, jazz, funk, clásico, etc.
Ingreso a Institutos y Conservatorios
Técnicas: guitarra clásica (dedos) y eléctrica (púa)
Métodos: Berklee, GIT, etc.
Nivel inicial, medio y avanzado

(15) 4036-3008
gazquiel@gmail.com

lunes, 15 de marzo de 2010

Biografías: Abel Carlevaro


Nacimiento: 16 de diciembre de 1916
Uruguay, Montevideo
Fallecimiento: 17 de julio de 2001, 84 años
Alemania, Berlín
Nacionalidad: Uruguayo
Ocupación: músico, guitarrista, pedagogo, compositor
Padres: Blanca Casal Ricordi y Juan Carlos Carlevaro




Abel Carlevaro (Montevideo, Uruguay; 16 de diciembre de 1916 – Berlín, Alemania; 17 de julio de 2001). Destacado guitarrista, pedagogo y compositor uruguayo. Entre sus obras de renombre es posible mencionar su Concierto del Plata (guitarra y orquesta), Fantasía Concertante (guitarra, cuerdas y percusión), Concierto Nº 3 para guitarra y orquesta, Preludios americanos, Cronomías (sonata), Estudios "Homenaje a Villa-Lobos" y su serie de 20 Microestudios.


Biografía:

Hijo del médico Juan Carlos Carlevaro quien era aficionado a la guitarra y de Blanca Casal Ricordi, a los cinco años inició sus estudios de guitarra clásica con el profesor Pedro Vittone. Años mas tarde este último también comenzó la instrucción de su hermano Agustín Carlevaro, el cual sería considerado en Uruguay como el mejor solista de guitarra en tango.

Posteriormente estudia y entabla relación con con el célebre guitarrista Andrés Segovia, que en ese entonces residía en Montevideo, con el que trabaja durante nueve años. Estudia armonía y contrapunto José Tomás Mujica por ocho años, y paralelamente orquestación con Pablo Komlos durante cuatro años.

En 1942 Carlevaro es presentado públicamente por Segovia en la principal sala de conciertos de Montevideo, con resonante éxito. Al año siguiente es invitado por Heitor Villalobos, a viajar a Brasil. Durante varios meses Carlevaro estuvo en Rio de Janeiro estudiando con el compositor brasileño sus obras para guitarra, en particular varios de sus Doce Estudios. Estrenó en Rio, en presencia de Villa-Lobos, sus Preludios 3 y 4 para guitarra. En 1948, con el respaldo del gobierno uruguayo, realizó su primer viaje a Europa, ofreciendo numerosos conciertos en España, donde además filmó una película documental. También se presentó en Paris y en Londres, donde grabó su primer disco. Luego de una larga estancia en París, donde trabó amistad con el compositor Maurice Ohana y participó en la creación de su primera obra para guitarra y orquesta, retornó a Uruguay en 1951. Recién volvió a Europa en 1974 y ofreció su primer concierto de esta segunda etapa en París, en la Sala Pleyel. En 1975 difunde en Europa, invitado por Radio Francia, los fundamentos de su Nueva Escuela de Guitarra. A partir de entonces, viajó a Europa hasta dos y tres veces por año, brindando conciertos y masterclasses, así como dirigiendo seminarios internacionales. También hizo lo propio en toda América, del Sur y del Norte, y se presentó varias veces en Taiwan y en Corea.

En 1979 la Editorial Barry publica su libro Escuela de Guitarra. Exposición de Teoría Instrumental, que es posteriormente traducido al chino, japonés, coreano, francés, alemán e inglés.

Brian Hodel, en "Guitar Review", comentó lo siguiente:

"...si las enseñanzas de Abel Carlevaro han causado una revolución tanto en la técnica de la guitarra, como en la concepción de las posibilidades del instrumento, este libro es su manifiesto. (...) Carlevaro ha hecho para la guitarra lo que Czerny y Hanon hicieron para el piano. Nos ha dado un sistema lógico y completo que no sólo nos provee de soluciones elegantes para los más intrincados problemas técnicos de la guitarra, sino también ha abierto nuevos horizontes para la interpretación".
En París, en 1984, presenta el diseño de su nueva guitarra sin boca que pretendía sentar las bases de una construcción más lógica del instrumento, de acuerdo con su concepción orquestal del mismo, privilegiando la capacidad de la guitarra de brindar matices y colores tímbricos con mayor riqueza y simultaneidad.

Las últimas décadas de la vida de Carlevaro estuvieron signadas por sus frecuentes giras a países de Europa y América. Por haber sido una de las figuras más influyentes en el mundo de la guitarra de la segunda mitad del siglo XX, recibió invitaciones periódicas, tanto en su calidad de intérprete como de docente, para realizar conciertos, ofrecer conferencias e integrar tribunales internacionales. En medio de esa actividad febril, falleció en Alemania a los 84 años de edad.

Entre sus alumnos cabe destacar a Álvaro Pierri, Alfredo Escande (quien, además de discípulo, fue su colaborador directo en la redacción de todos los escritos pedagógicos de Carlevaro desde 1976 hasta el fallecimiento del Maestro, y luego escribió su biografía), Baltazar Benítez, Jad Azkoul, Miguel Angel Girollet, Roberto Aussel, Patrick Zeoli, Janez Gregoric, Léon Frijns, Magdalena Gimeno, José Fernández Bardesio, César Amaro, Eduardo Fernandez y Juan Carlos Amestoy. Entre los guitarristas españoles, estudiaron con él en Montevideo Juan Luis Torres Román, Pompeyo Pérez Díaz y Manuel Gómez Ortigosa. Diversos intérpretes han grabado sus obras, entre los que cabe mencionar a Baltazar Benítez, Jad Azkoul, Janez Gregoric, Michel Sadanowsky y otros.

Distinciones:

Premio Morosoli; Minas, Uruguay; 1995.
Homenaje de la Intendencia Municipal de Montevideo; 1996.
Candelabro de Oro B’nai B’rith; 1997.
Diploma de Honor de la OEA, 1985.
Premio Interamericano de cultura Gabriela Mistral, otorgado por la OEA, 1985.
Orden Andrés Bello del gobierno de Venezuela.
Presidencia Honoraria del Centro Guitarrístico del Uruguay en 1997.
Miembro de Honor de la Comunidad Universitaria de la Academia de Música de Bucarest; Rumania; 1997.
Homenaje de la facultad de música Palestrina, Brasil, 1997.
Homenaje del festival de guitarra en Montreal, Canadá, 1998.

Obra:

Cinco estudios "Homenaje a Heitor Villalobos".
"Preludios americanos", 1958.
Sonata Cronomias.
Concierto del Plata.
Fantasía Concertante, 1984.
Veinte microestudios
Introducción y capricho
Arenguay, para dos guitarras

Publicaciones:

Serie Didáctica (Editorial Barry, Buenos Aires):
Cuaderno N° 1 - Escalas Diatónicas
Cuaderno N° 2 - Técnica de la mano derecha
Cuaderno N° 3 - Técnica de la mano izquierda
Cuaderno N° 4 - Técnica de la mano izquierda. Conclusión.
Escuela de Guitarra. Exposición de Teoría Instrumental, Editorial Barry (castellano), Boosey & Hawkes (inglés), Henri Lemoine (francés), Gendai (japonés), Chanterelle (alemán).
Master Classes sobre los 12 Estudios de Heitor Villa-Lobos. (Editorial Barry, en castellano, y Chanterelle, en inglés)
Master Classes sobre los 5 Preludios y el Choro nº 1 de Heitor Villa-Lobos. (Editorial Barry, en castellano, y Chanterelle, en inglés)
Master Classes sobre Estudios de Fernando Sor. (Editorial Barry, en castellano, Lemoine, en francés, y Chanterelle, en inglés)
Master Classes sobre Chacona BWV 1004 de Johann Sebastian Bach. (Edición bilingüe: Chanterelle, Alemania)
Preludio, Fuga y Allegro BWV 998 de Johann Sebastian Bach (Editorial Barry)
Suite de Antiguas Danzas Españolas, sobre temas de Gaspar Sanz. (Editorial Barry)
El Poncho de Eduardo Fabini (Chanterelle, Alemania)
Album de 10 piezas originales para Vihuela. (Editorial Barry)

Biografías: Andrés Segovia


Nacimiento: 21 de febrero de 1893
España, Linares
Fallecimiento: 3 de junio de 1987 (94 años)
España, Madrid
Nacionalidad: español
Ocupación: Compositor, guitarrista



Andrés Segovia Torres, I Marqués de Salobreña, (Linares, Jaén, 21 de febrero de 1893 - Madrid, 3 de junio de 1987) fue un guitarrista clásico español, considerado como el padre del movimiento moderno de la guitarra clásica.

Muchos estudiosos creen que, sin los esfuerzos de Segovia, la guitarra seguiría estando considerada como un instrumento de campesinos, válida para los bares pero no para las salas de concierto.


Sus comienzos:

Conoció la guitarra desde niño, en la ciudad de linares donde nació. Más tarde, criado en Granada en casa de unos tíos acomodados, aprendió la técnica del instrumento con un tocador de flamenco convertido en barbero. Ya en su adolescencia, cuando quiso encontrar un mejor maestro no lo logró, por lo que durante sus estudios de música en el Instituto de Música de Granada tuvo que continuar sus aprendizaje de este instrumento de forma autodidacta.

Realizó su primera aparición pública en Granada a los catorce años y, con pocos más, ofreció en Madrid su primer concierto, en el que interpretó transcripciones para guitarra de Francisco Tárrega y algunas piezas de Johann Sebastian Bach que él mismo había transcrito.

Para dicho concierto de 1913 en Madrid, que consideraba su verdadero debut, entendía que necesitaba una mejor guitarra. Sabiendo que los concertistas de piano en ocasiones alquilan el instrumento, acudió al establecimiento del constructor de guitarras Manuel Ramírez con la intención de proponerle al dueño que le rentara un instrumento por esa noche. Después de probarlo y ensayar durante media hora la música que había preparado para el recital, el asombrado Ramírez le rogó que aceptara la guitarra elegida como un regalo.

Segovia continuó con sus estudios de guitarra durante toda su vida, aún a pesar de aquellos que trataron de disuadirlo por no confiar en el futuro de dicho instrumento para la música clásica, incluyendo a su propia familia.

Aceptación del talento:

Fueron muchos los músicos que creyeron que la guitarra de Segovia no sería aceptada por la comunidad clásica ya que, según sus creencias, la guitarra no se podía considerar como un instrumento capaz de interpretar a los clásicos. Sin embargo, la técnica de Andrés Segovia asombró al público. A partir de entonces, la guitarra dejó de considerarse solamente un instrumento popular y se aceptó también como instrumento de concierto.

Su aporte a la guitarra:

A la vez que progresaba en su carrera y tocaba para audiencias mayores, Segovia descubrió que las guitarras existentes no producían el volumen suficiente como para tocar en grandes salas de conciertos. Esto le animó a buscar entre los avances tecnológicos para intentar mejorar la amplificación natural de la guitarra.

Trabajando conjuntamente con los fabricantes, ayudó a diseñar lo que conocemos hoy en día como guitarra clásica, realizada con una madera de más calidad y con cuerda de nailon. La forma de la guitarra se modificó también para mejorar la acústica. Esta nueva guitarra era capaz de producir notas más bajas que las que hasta entonces se utilizaban en España y en otras partes del mundo.

Realizó aportes a la técnica del instrumento, como mantener el pulgar de la mano izquierda bajo el mástil en lugar de doblarlo alrededor del mismo, ya que con ello se lograba extender el alcance de los otros cuatro dedos y se podía pisar cualquier cuerda sin sordear las inferiores a ella. Otro aporte significativo fue colocar la mano derecha en posición vertical a las cuerdas, con lo que se incrementaba la fuerza al tocarlas.

Tras realizar una gira por América en 1928, autores como el brasileño Heitor Villa-Lobos empezaron a componer piezas especialmente para él; asimismo, el compositor mexicano Manuel M. Ponce realizó una copiosa producción de obras para la guitarra sola y orquesta dedicadas a éste insigne guitarrista. Segovia transcribió también múltiples piezas clásicas y resucitó algunas de las transcripciones de Tárrega.

Entre los discípulos de Segovia se encuentra guitarristas como John Williams, Alirio Díaz, Ben Bolt o Christopher Parkening.

En reconocimiento a su contribución a la música y las artes, Segovia fue ennoblecido el 24 de junio de 1981 por Su Majestad el Rey Juan Carlos I, quien le nombró como primer Marqués de Salobreña y obtuvo el Premio Nacional de Música de España.

En 1982 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz.

Desatada la cruenta Guerra Civil Española, Segovia decide abandonar junto a su familia el territorio convulsionado y radicarse en Montevideo (República Oriental del Uruguay), entre 1937 y 1946. Allí, conoce a un joven Abel Carlevaro y lo adopta como su discípulo.

Andrés Segovia murió en Madrid a causa de un ataque al corazón a la edad de 94 años.

Discografía:

La discografía de Andrés Segovia es dispersa, pues hay grabaciones con diferentes sellos, innumerables compilaciones y muchas reediciones, lo cual hace difícil hablar de una discografía oficial. Un listado bastante completo se puede encontrar en http://www.1stintunes.com/discographies/segovia/discography.htm la cual contiene ilustraciones de las carátulas de los títulos abajo listados.

Plays J.S. Bach
Albeniz and Granados, Music of/Guitar Recital
Andres Segovia Concert, An
Andres Segovia Program, An
Evening with Segovia, An
Masters of the Guitar
Maestro
Five Pieces from 'Platero and I'
Castles of Spain
España
Mexicana
Music for the Guitar

Discípulos:

Segovia tuvo muchos discipulos a lo largo de su carrera, incluyendo a:

Abel Carlevaro, primer discípulo a quien Segovia presentó publicamente el 12 de noviembre de 1942 en el estudio auditorio del SODRE, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
John Williams
Eliot Fisk
Octavio Bustos
Julian Bream
Oscar Ghiglia
Charlie Byrd
Christopher Parkening
Michael Lorimer
Alirio Díaz
Antonio Membrado
Nilda Urquiza
Charo

Biografías: Narciso Yepes


Narciso Yepes, (Lorca, Región de Murcia, 14 de noviembre de 1927 - †Murcia, 3 de mayo de 1997), fue un guitarrista clásico español, considerado como uno de los principales concertistas mundiales del siglo XX.



Biografía:

Cuando cumplió los 13 años, comenzó a estudiar en el Conservatorio de Valencia con Vicente Asencio, famoso pianista de la época.

En 1947, interpretó en público por vez primera el Concierto de Aranjuez (del Joaquín Rodrigo), bajo las órdenes del director Ataúlfo Argenta, lo cual le mereció celebridad inmediata. En 1952, según sus propia declaración, rescató y recompuso una canción tradicional para guitarra: Romance (anónimo), pieza musical incluida en la película Juegos prohibidos (Jeux Interdits, del director René Clément, 1952).

En 1958 se casa con una joven polaca, estudiante de filosofía, llamada Marysia Szumlakowska, con la que tuvo tres hijos: Juan de la Cruz (muerto en un accidente a los 18 años), Ignacio Yepes (flautista y director de orquesta), y Ana Yepes (bailarina).

En 1964, Yepes comienza a utilizar la guitarra de diez cuerdas, pues de ella obtenía mucho mejor resonancia y a la vez le facilitaba el tocar piezas de música barroca (originalmente escritas para laúd). Le incitó a la creación de esta nueva guitarra el desequilibrio sonoro debido a la falta de buena parte de los armónicos naturales en la guitarra de seis cuerdas


Narciso Yepes empezó a limitar sus apariciones públicas, debido a problemas de salud. Su último concierto fue en Santander, el 1 de marzo de 1996. Su gran trayectoria musical le hizo merecedor de multitud de premios y menciones. Murió en 1997 a causa de un cáncer linfático.

Distinciones:

1964
Hijo Predilecto de la Ciudad de Lorca
Laurel de Murcia
1977
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia
Académico de Número y Honor de la Real Academia de Alfonso X El Sabio de Murcia
1978
Hijo Predilecto de Murcia
1984
Premio de la Sociedad General de Autores de España
1985
Premio de Radiotelevisión Española
1986
Consejero del Consejo Superior de Cultura y Bellas Artes
Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Medalla de Oro de Lorca
1987
Premio Nacional de Música de España.

Discografía:

Para guitarra y orquesta:

1.Salvador Bacarisse: "Concertino para guitarra y orquesta en la menor". Ernesto Halffter: "Concierto para guitarra y orquesta". Con la Orquesta Sinfónica de RTVE en 1980, dirigida por Odón Alonso.
2.Mauricio Ohana: "Tres gráficos".
3.Antonio Ruiz-Pipó: "Tablas".
4.Con la Orquesta Sinfónica de Londres y Rafael Frühbeck de Burgos.
5.Joaquín Rodrigo: "Concierto de Aranjuez" y "Fantasía para un Gentilhombre". Con la Orquesta Sinfónica de RTVE y Odón Alonso.
6.Manuel Palau: "Concierto levantino". Con la Orquesta Nacional de España y Odón Alonso.
7.Antonio Vivaldi: "Concierto en RE mayor"; Manuel Palau: "Concierto levantino". Con la Orquesta Nacional y Odón Alonso.
8.Antonio Vivaldi: "Conciertos para guitarra, laúd y mandolinas", con Paul Kuentz dirigiendo la Chamber Orchestra.

Sólo guitarra:

1.Cinco siglos de guitarra:
1.Luis de Milán: "Seis pavanas".
2.Luis de Narváez: "Canción del emperador y diferencias".
3.Diego Pisador: "Pavana y Villanesca".
4.Gaspar Sanz: "Suite española".
5.Antonio Soler: "Dos Sonatas".
6.Isaac Albéniz: "Malagueña".
7.Manuel de Falla: "Homenaje a Debussy".
8.Ernesto Halffter: "Madrigal".
9.Federico Moreno Torroba: "Madroños".
10.Xavier Montsalvatge: "Habanera".
11.Mauricio Ohana: "Tiento".
2.Fernando Sor: "24 estudios".
3.Heitor Villa-Lobos: "12 estudios y 5 preludios"
4.J. S. Bach: "Preludio", "Chacona en Re menor", "Zarabanda y Doble"; Silvius Leopold Weiss: "Fantasía en Mi menor y Suite en Mi mayor".
5.Música iberoamericana:
1.Héctor Ayala: "Suite".
2.Salvador Bacarisse: "Suite".
3.Francis Poulenc: "Zarabanda".
4.Vicente Asencio: "Homenajes".
5.Gerardo Gombau: "Tres piezas de la Belle Époque".

Grabaciones:

Concierto de Aranjuez de Rodrigo:

1º Mov.

2º Mov.

3º Mov.

Concierto de Homenaje de Andrés Segovia en 1987:

Discurso de Homenaje de Segovia

Entrevista de Yepes

Fantasía para un gentilhombre de Rodrigo:

1º Mov.

2º Mov.

3º Mov.

4º Mov.

Concierto nº 1 en Re mayor, op. 99 de Castelnuovo-Tedesco:

1º Mov.

2º Mov.

3º Mov.

Concierto del Sur de Ponce:

1º Mov. (a)

1º Mov. (b)

2º Mov.

3º Mov.

Recuerdos de la Alhambra

Biografías: Robert Cray


Información personal:
Nombre real: Robert Cray
Nacimiento: 1 de agosto de 1953
Origen: Columbus Estados Unidos
Ocupación(es): Guitarrista

Información artística:
Género(s):

Blues
Blues rock
Instrumento(s): Guitarra eléctrica
Artistas relacionados: Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, BB King



Robert Cray es un guitarrista y cantante de blues y soul nacido en Columbus (Georgia), Estados Unidos el 1 de agosto de 1953.

En 1980 sacó su primer álbum: Who’s Been Talkin, pero no alcanzó la fama hasta que grabó Strong Persuader en el año 1986. Ese mismo año grabó junto a Stevie Ray Vaughan y a Eric Clapton, Live Ballads In Dallas.

A partir de entonces es considerado uno de los referentes del blues actual junto con Eric Clapton, BB King y otros.

Entre sus álbumes con mayor éxito se incluyen Some Rainy Morning (1995), Take Your Shoes Off (1999), Time Will Tell (2003), y Twenty (2005).

Ha participado en importantes festivales como Croosroad Guitar Festival.

Discografía:

1980 - Who's Been Talkin'
1982 - Bad Influence
1985 - Showdown - With Albert Collins & Johnny Copeland
1986 - Strong Persuader
1986 - Live Ballads In Dallas - With Stevie Ray Vaughan and Eric Clapton
1988 - Don't Be Afraid Of the Dark
1990 - Midnight Stroll
1992 - I Was Warned
1993 - Shame + A Sin
1995 - Some Rainy Morning
1997 - Sweet Potato Pie
1999 - Heavy Picks
1999 - Take Your Shoes Off
2001 - Shoulda Been Home
2005 - Twenty
2006 - Live From Across The Pond
2007 - The Definitive Collection of Robert Cray

Biografías: Jeff Healey


Información personal:
Nombre real: Norman Jeffrey Healey
Nacimiento: 25 de Marzo, 1966
Toronto, Ontario, Canadá
Muerte: 2 de Marzo, 2008 (41 años)
Toronto, Ontario, Canadá
Ocupación(es): Músico, Cantautor, DJ

Información artística:
Género(s): Jazz, Blues, Rock, Dixieland
Instrumento(s): Guitarra, Voz, Trompeta
Período de actividad: 1983 - 2008
Discográfica(s): Arista Records, Stony Plain Records
Artistas relacionados:

The Jeff Healey Band
Blue Direction
The Jazz Wizards



Jeff Healey (nacido como Norman Jeffrey Healey, 25 de marzo de 1966 - 2 de marzo de 2008) fue un guitarrista y vocalista de jazz, y blues-rock ciego que alcanzó popularidad tanto personal como musical entre los años de la década de 1980 y la de 1990.


Primeros años de vida:

Healey nació en Toronto, Ontario, siendo criado en el extremo oeste de la ciudad. Fue adoptado como un bebé; su padre adoptivo fue un bombero. Cuando tenía ocho años de edad, Healey perdió su vista por retinoblastoma, un extraño cáncer de los ojos. Los ojos tenían que ser removidos quirúrgicamente, y se le dio otros ojos sustitutos artificiales.

Carrera musical:

Después de haber obtenido su primera guitarra, comenzó a imitar a sus héroes del blues, tales como John Lee Hooker, Muddy Waters y Eric Clapton, y creó un estilo propio. Apoyado sobre su regazo, mientras que su mano derecha pulsaba las cuerdas, la izquierda recorría una y otra vez el mástil, casi al estilo de una pedal steel guitar. Hizo sus primeras presentaciones en público a los seis años de edad, y alternó bandas y estilos hasta formar su propio trío, once años después. Desde los catorce años seleccionaba música de su colección de casi 25 mil discos de pasta en la Canadian Broadcasting Corporation. Para Healey, la influencia del pop y el jazz de principios del siglo XX era algo escencial en su formación. A los 17 años fundó un grupo, Blue Direction, junto al bajista Jeremy Litller, el baterista Graydon Chapamn y el guitarrista Rob Quail, los cuales eran sus compañeros de estudio. En una de las visitas de Albert Collins a Toronto, se le abrieron las puertas del Albert Hall de la ciudad para tocar como su invitado, una experiencia que repitió cuando llegaron a la ciudad Stevie Ray Vaughan y B.B. King.

Sus jams en la Taberna Grossman, en su ciudad, fueron la antesala del lanzamiento discográfico de su Jeff Healey Band, con su primer álbum See The Light, que fue editado en 1988 por Arista, con John Rockman y Tom Stephem, en bajo y batería respectivamente. El LP incluía una versión del clásico de ZZ Top "Blue Jeans Blues".

Después de esp participó en la película Road House (El duro en español) en 1989, protagonizada por Patrick Swayze, en la cual compuso la banda sonora y actuó en las escenas musicales del pub donde transcurre el film.

Con Hell to Pay, de 1990, su éxito creció aún más. Mark Knopfler, Bobby Whitlock y George Harrison entre sus invitados, y una excelente versión de "While my Guitar Gently Weeps", de The Beatles. Tres años más tarde, Feel This fue el predecesor de Cover to Cover, una mirada propia sobre temas de Led Zepellin, The Rolling Stones, The Beatles y Cream, entre otros. Una colaboración en la banda sonora de Un hombre entre sombras y dos recopilaciones antecedieron a Get Me Some, editado en el año 2000. A partir de entonces, Healey dedicó su tiempo a grabar tres CD de jazz tradicional de las décadas del '20 y '30, junto a sus Jazz Wizards, con quienes tocaba en su bar Jeff Healey's Roadhouse, en Toronto. En las presentaciones, solía cambiar la guitarra por la trompeta y el clarinete. Colaboró con Ian Gillan en Gillan's Inn, apareció junto a Stevie Ray Vaughan en un video de "Look at Little Sister" y condujo dos programas de jazz en una radio.

Siendo esposo de Cristie y papá de Rachel (13 años) y Derek (3 años), Healey dejó un nuevo CD, Mess of Blues, el cual se lanzó en 2009. En la programación de su Roadhouse, aún se anuncian sus futuros shows.

Enfermedad y muerte:

El 11 de enero de 2007, Healey se sometió a una cirugía para extirpar el tejido metastásico de ambos pulmones. En los previos 18 meses, había tenido dos sarcomas removidos de su piernas.

El 2 de marzo de 2008, Healey murió de cáncer en St. Joseph's Health Centre en su casa de Toronto. Su muerte ocurrió un mes antes del lanzamiento de su álbum, Mess of Blues, el cual era su primer álbum de música rock/blues en ocho años.

Healey es sobrevivido para su esposa, Cristie, y sus dos hijos. Un concierto-homenaje se llevó a cabo el 3 de mayo de 2008 por el beneficio de Daisy's Eye Cancer Fund, el cual, de acuerdo con Cristie Healey, ha ayudado a hacer grandes avances en la investigación y los avances de futuro para las personas nacidas con la misma herencia genética del retinoblastoma, el cual tuvo su esposo cuando tenía una año de edad. El hijo de Cristie y Jeff Healey también nació con la misma discapacidad.

Discografía:

1988: See the light
1989: Road House Soundtrack
1990: Hell to Pay
1992: Feel This
1993: Evil Blues
1995: Cover to Cover
1998: The Very Best of JHB
2000: Get Me Some
2002: Among Friends
2004: Adventures in Jazzland
2005: Live At Montreux
2006: It’s Tight Like That
2008: Mess of Blues

sábado, 13 de marzo de 2010

Afinaciones

Aparte de la afinación standard (E-A-D-G-B-E), la guitarra suele afinarse de distintas maneras para poder lograr diversas sonoridades. En la siguiente lista se pueden apreciar varias de ellas.
El orden de las cuerdas va de la sexta a la primera.

Afinaciones abiertas:

  • D: D-A-D-F#-A-D
  • G: D-G-D-G-B-D
  • C: C-G-C-G-C-E
  • A: E-A-E-A-C#-E
  • E: E-B-E-G#-B-E
  • C6: C-G-C-G-A-E
  • C6: C-A-C-G-C-E
  • Em: E-B-E-G-B-E
  • Gm: D-G-D-G-Bb-D
  • G6: D-G-D-G-B-E
  • Dmaj7: D-A-D-F#-A-C#
  • D7: D-A-D-F#-C-D
  • Am: E-A-C-E-A-E
  • Gmaj7: D-G-D-F#-B-D
  • Amaj7: C#-A-C#-G#-A-E

Afinaciones varias:

  • Adrian Legg: C-G-D-G-A-D
  • Sonic Youth: G-G-D-D-Eb-Eb
  • Stone Gossard, Pearl Jam: E-A-D-A-A-E
  • Crosby, Stills Nash & Young: D-A-D-D-A-D
  • Michael Hedges: C-G-D-G-G-G

Variantes leves de la afinación standard:

  • Dropped D: D-A-D-G-B-E
  • Double dropped D: D-A-D-G-B-D
  • Por cuartas: E-A-D-G-C-F
  • E-G-D-G-B-E
  • E-A-E-G-B-E
  • F-A-D-G-B-E

Afinciones modales:

  • D-A-D-G-A-D
  • C-G-D-G-A-D
  • D-A-D-E-A-D
  • D-A-D-D-A-D
  • D-A-E-E-A-A
  • C-G-D-D-A-E
  • F-A-C-C-G-Bb
  • C-C-C-G-C-E
  • C-G-C-G-C-G
  • C-G-C-G-C-F
  • D-A-DG-C-Eb
  • F-Bb-C-F-A-D

Espero les sea de utilidad.

Balalaika


La balalaika (en ruso: балалa´йка) es un instrumento musical ruso de cuerda de la familia del laúd. Tiene un cuerpo triangular, casi plano, con una pequeña boca de resonancia cerca del vértice superior de la tapa, un mástil largo y estrecho y tres cuerdas de metal o tripa que suelen pulsarse con los dedos (algunas veces se utiliza un plectro de piel para las cuerdas metálicas).

Se construye en seis tamaños, desde el piccolo al contrabajo, y se desarrolló en el siglo XVIII a partir de la parecida domra o dombra del Asia central y Siberia. Dos de las cuerdas de la balalaica se afinan al unísono y la tercera a una distancia de cuarta; por ejemplo, la balalaica más importante, la soprano o prima, se afina en mi4, mi4 y la4.

Tamaños:

Piccolo
Primero
Segundo
Contralto
Bajo
Contrabajo

Historia:

Trastes en balalaicas anteriores fueron hechos de tripa animal y atados al cuello de modo que pudieran ser ajustadas por el músico a voluntad.

Teorías sobre el origen de la balalaica:

1- Una creencia popular es que los tres lados y secuencias de la balalaica representan la Santa Trinidad. Históricamente en Rusia tocar la balalaica ha estado prohibido en varias ocasiones, debido a su uso por los skomorokhi (bufones), que resultaban altamente irritantes para la iglesia y el Estado. Los instrumentos musicales no se permiten en la liturgia ortodoxa rusa.

2- Una razón más probable de la forma triangular la da el escritor e historiador Nikolai Gogol en su novela inacabada “Almas muertas”. El autor indica que la balalaica fue creada por campesinos a partir de una calabaza. Si se cuartea una calabaza, ésta adopta una forma de balalaica.

3- Con anterioridad al Zar Pedro el Grande, los instrumentos no estaban permitidos en Rusia. Cuando Pedro los permitió, sólo los constructores de barcos sabían trabajar con madera. La forma de la balalaica se asemeja en parte a la proa de un barco, si se sostiene horizontalmente.

A finales del siglo XIX, un noble ruso, Vassily Vassilievich Andreyev, emprendió un proyecto para estandardizar la balalaica para su uso en la orquesta. Andreyev, y el fabricante Nalimov de muebles, desarrollaron los tamaños múltiples de la balalaika que hoy existen. Adaptó muchas canciones y melodías populares rusas tradicionales para orquesta, y también compuso numerosas obras de cosecha propia.

Andreyev también recuperó otros 2 instrumentos rusos perdidos hace mucho tiempo:

El domra
El gusli

Biografías: Alexi Laiho


Información personal:
Nombre real: Markku Uula Aleksi Laiho
Nacimiento: 8 de abril de 1979
Origen: Espoo, Finlandia
Ocupación(es):

Guitarrista
Cantante

Información artística:
Alias: Allu, "Wildchild"
Género(s):
Power Metal
Metal extremo
Black Metal
Melodic death metal
Thrash metal
Neo classical metal
Progressive metal
Speed metal
Heavy metal
Punk rock
Shred
Instrumento(s):

Guitarra
Voz
Violin
Mandolina
Piano
Período de actividad: 1993 - presente
Discográfica(s):

Spinefarm Records
Nuclear Blast
Century Media
Artistas relacionados:

Children of Bodom
Sinergy
Kylähullut
Warmen
Impaled Nazarene
Thy Serpent
Inearthed
Web:
Sitio web http://www.cobhc.com/



Markku Uula Aleksi Laiho nació el 8 de abril de 1979 en la localidad finlandesa de Espoo, próxima a Helsinki. Alexi Laiho es el miembro fundador, junto con Jaska Raatikainen, de la banda de metal Children of Bodom (anteriormente denominada Inearthed), es miembro de la banda Kylähullut donde hace de guitarrista y segunda vocal en la cual cantan en Finlandés. En Children of Bodom se encarga de tocar la guitarra solista, así como hacer las voces de vocalista. Alexi Laiho es considerado uno de los mejores guitarristas, ya que es muy versátil y rápido (así lo consideran los jóvenes). Destaca por la complejidad de sus composiciones, que recogen influencias de diversos estilos musicales (desde el heavy metal hasta la música clásica) aunándolos en un estilo autosuficiente coherente, marcado por la velocidad y su ímpetu.

Children of Bodom ha sacado a fecha de hoy 6 álbumes de estudio y varios recopilatorios, siendo la primera etapa de la banda muy influida por el metal neoclásico y la reciente etapa con un toque más violento, más atronador y con menos raigambre clásica.

Alexi usa desde el 2003 guitarras ESP (anteriormente usaba Jackson), y dicha marca de guitarras lo tiene como uno de sus principales bastiones en la escudería de patrocinados, sobre todo de cara al público más joven, que es donde la música de Children of Bodom tiene más adeptos; sin embargo, podremos encontrar fans de Children of Bodom en todas las edades posibles.


Biografía:

Nació el 8 de abril en 1979, en la localidad de Espoo, Finlandia. Alexi comenzó su carrera musical a la edad de cinco años aprendiendo piano y tocando el violín a los siete. Influenciado por la música que escuchaba su hermana mayor Anna (heavy metal bandas como W.A.S.P., Poison y Stone), terminó de tocar instrumentos clásicos a los 11, a favor de las guitarras, una cinta en vivo por Steve Vai y la canción "For the Love of God" (del álbum Passion and Warfare), fue la principal influencia que tuvo Alexi para comenzar su carrera como guitarrista. Pronto comenzó a tomar lecciones en el Conservatorio de Pop & Jazz para estudiar el instrumento, en cuál también estudió el piano. El estilo que el tocaba fue influenciado por Roope Latvala de los Stone (quien muchos años después llegaría a ser su compañero de banda en Sinergy y en Children of Bodom).

Problemas personales:

Alexi ha declarado que a la edad de 17 años (justo cuando Children Of Bodom comenzaba a darse a conocer) sufría de fuertes depresiones:

"Estaba con la cabeza jodida. Solía cortarme y hacerme daño a mi mismo, sabiendo perfectamente lo que hacía"

Fue llevado a un hospital psiquiátrico dos veces, la primera fue para que le realizaran un lavado de estomago después de haber ingerido un puño de pastillas y una botella de whisky, y la segunda después de recibir un ataque de nervios:

"Cuando desperte fue terrible: estaba aterrorizado de despertarme entre todos esos locos, de todas las edades gritando, estaban todos mucho peor que yo. Fue una manera de darme cuenta de que no tenía ni idea de como me sentía yo a comparación con esa gente".

Alexi admite que sintió presión dado que el grupo estaba empezando a tener más y más éxito, lo que le hizo considerar muchas cosas, pero que fue definitivamente lo que también lo salvo:

"La banda me estaba causando esa presión pero era lo único que me mantenía adelante. Ahora estoy mucho mejor".

Influencias:

Alexi cita como influencias a los guitarristas: Zakk Wylde, Jeff Waters, Steve Vai, , Jake E. Lee, Roope Latvala, Slash, Randy Rhoads , Dimebag Darrell y Kirk Hammett.

Carrera Musical:

Después de tomar parte en la banda de música experimental T.O.L.K. con unos amigos en el conservatorio, Alexi funda en 1993 la banda de death metal Inearthed junto con el baterista Jaska Raatikainen y luego el bajista Samuli Miettinen. Inearthed llegó a ser Children Of Bodom para escapar de un contrato en curso y firmar uno nuevo con Spinefarm Records.

A los 16 años, Alexi deja la escuela para dedicarse completamente a Children of Bodom. En 1997 se une a Thy Serpent, pero no estuvo suficiente tiempo en banda como para grabar un álbum.

Con el lanzamiento debut de Children of Bodom Something Wild, llegó a estar en el Top 40 en el Finnish chart con el número #44. La banda toco en un concierto con Impaled Nazarene en Rusia, y Alexi fue invitado a unirse luego a la banda como segundo guitarrista. Alexi se une a Impaled Nazarene hasta el 2001, pero nunca tuvo mucho interés en la banda.

En 1999, Alexi fue invitado a unirse a Sinergy por Kimberly Goss, como segundo guitarrista y ayudando en el teclado. En el 2001, Roope Latvala se une a Sinergy, dando por resultado varias batallas de guitarra en los solos de las canciones de Sinergy.

Alexi fue músico invitado en la canción To/Die/For ("In the Heat of the Night") y en unas pocas canciones de Norther, el también fue el co-productor del debut del álbum de la banda Griffin, todo entre los años 2001 y 2002.

En enero de 2005 el Rolling Stones entrevistó a Kirk Hammett de Metallica y el entrevistador lo preguntó " Quién piensa que ha sido o es el mejor guitarrista alguna vez? ¡" al cual Hammett respondió "Seria yo nahh(broma) ¡Yo diría éste sería sólo Joe Satriani o aquel niño Alexi si!! que poder tiene!!".

En septiembre de 2002, las guitarras de Alexi de la marca Jackson (una de ellas lleva el famoso sticker “Wildchild”, que era la guitarra con la cual apareció en todos las fotos de Children of Bodom) fueron robadas por un ladrón no identificado mientras él dormía luego de una fiesta con otros miembros de la banda después de un gran concierto. Alexi necesitaba nuevos instrumentos, pero Jackson había sido vendida a la Fender Musical Instrument Company y no podría construir una guitarra de encargo para Alexi por lo menos en un año. Guitarras ESP, llamaron a Alexi y le dijeron que podían construir un reemplazo en tres meses, entonces, él firmó con esta compañía.

Aparte de Children of Bodom, Alexi toca en otras bandas como Sinergy (donde también toca su compañero de Children of Bodom Roope Latvala) y en Kyllahulut. Años atrás también tocaba en la banda extrema Impaled Nazarene, la cual dejó por falta de tiempo.

Actualmente Alexi y su banda Children of Bodom gozan de gran fama en la escena metalera tanto en las ediciones de discos como en la venta de entradas para sus giras.

Alexi es considerado, junto a su compatriota Jani Liimatainen, como un referente del Metal finés, debido a la prematura revelación que fueron en su tiempo tras editar su primeros discos antes de los dieciocho años

En el 2004, Alexi crea un banda punk rock llamada Kylähullut, el cuál fue creado junto con el bajista Tommi Lillman (ex-Sinergy y To/Die/For) y Vesa Jokinen (de Klamydia). La banda fue creada simplemente para el agrado de sus músicos y toma un acercamiento despreocupado de la música. La discografía de la banda incluye un Ep de 4 pistas y un álbum de 12 canciones.

La vida de Alexi ha sido dedicada completamente a la música, durante las giras de una de sus bandas pasa los ratos libres jugando a videojuegos, bebiendo o teniendo sexo. Su hobby son los automóviles, que aprendió a conducir con su padre a los 10 años de edad. En febrero de 2002 Alexi se casó con la cantante y líder de Sinergy, Kimberly Goss, durante una ceremonia privada en Finlandia. Antes de la boda estuvieron saliendo durante cuatro años. En el 2004 se separaron.

Curiosidades:

Más de una vez, Alexi se ha referido a sus compañeros de bandas como probablemente los únicos amigos que realmente el ha tenido, o diciendo estos no son mis amigos, son mis hermanos. Tiene las letras COBHC (Children of Bodom Hate Crew) tatuadas en su mano como homenaje a Ozzy Osbourne quien tiene un tatuaje similar con las letras O-Z-Z-Y. Muchos fans alrededor del mundo han reproducido ese tatuaje en sus propias manos; algunos, los más apasionados han alcanzado el extremo de cortar directamente en su piel.

Alexi ha estado en la cubierta de la revista Young Guitar varias veces, así como ha estado también en la cubierta del Guitar World junto con genios de la guitarra como Steve Vai y Zakk Wylde. El apodo de Wildchild viene de una canción de W.A.S.P. Su primera guitarra fue una Tokai Stratocaster. Ha sido muy criticado por homofóbicos, junto con Janne Wirman (teclista de Children of Bodom) y su banda en general por aparecer en algunas fotos y vídeos colgados en internet (los vídeos extraídos del DVD Chaos Ridden Years (History of Bodom)) besándose con Janne.

"Sometimes we get so intense by the medium of heavy metal music, that we have known even to have exchanged a little kiss during a solo." (Janne Wirman)

"A veces nos hemos dejado llevar tan intensamente por la música heavy, que hemos llegado a besarnos mientras tocábamos un solo."

A parte de esto, Alexi y Janne no han dicho nunca nada sobre su sexualidad.

Discografía:

Children of Bodom:

Álbumes:

Children Of Bodom - (1996)
Something Wild - (1997)
Hatebreeder - (1999)
Tokyo Warhearts - (1999)
Follow the Reaper - (2000)
Hate Crew Deathroll - (2003)
Are You Dead Yet? - (2005)
Chaos Ridden Years - Stockholm Knockout - (2006)
Blooddrunk - (2008)
Skeletons In The Closet - (2009)

EP:

Red Light In My Eyes Part. I - (1997)
Trashed, Lost & Strungout - (2004)

Singles:

Downfall - (1998)
Hate Me! - (2001)
You're Better off Dead! - (2002)
Needled 24/7 - (2003)
Sixpounder - (2003)
Trashed, Lost & Strungout - (2004)
In Your Face - (2005)

Sinergy:

Beware the Heavens (1999)
To Hell and Back (2000)
Suicide By My Side (2002)

Kylähullut:

Keisarinleikkaus (2004)
Turpa Täynnä (2005)
Lisää Persettä Rättipäille EP (2007)

Impaled Nazarene:

Nihil (2000)

Inearthed:

Implosion of Heaven (1994)
Ubiguitous Absence of Remission (1995)
Shinning (1996)

Apariciones como invitado:

Warmen - Accept The Fact (2005) (en la canción Somebody's Watching Me); Japanese Hospitality (2009) (en la canción High Heels on Cobblestone)
Rytmihäiriö - Seitsemän Surman Siunausliitto (en la canción Pyörillä Kulkeva Kuoleman Enkeli)
Raskaampaa Joulua (varios artistas) - en la canción Petteri Punakuono (Rudolph The Red Nosed Reindeer)
To/Die/For - All eternity (2000) - [solo de guitarra en "In the heat of the night"]
Pain - Psalms Of Extinction (2007) [solo de guitarra en "Just Think Again"]
Annihilator - Metal (2007) [solo de guitarra duelo con Jeff Waters on "Downright Dominate"]
Stoner Kings - Fuck the World [solo de guitarra en "Mantric Madness"]

Biografías: Sammy Hagar


Información personal:
Nombre real: Samuel Roy Hagar
Nacimiento: 13 de octubre, 1947
Origen: Monterey, California, Estados Unidos
Ocupación(es): Músico

Información artística:
Género(s):

Heavy metal
Hard rock
Instrumento(s):

Vocalista
Guitarra
Período de actividad: 1973 - presente
Discográfica(s): Varios
Artistas relacionados:

Montrose
Van Halen
Chickenfoot
Web:
Sitio web http://www.redrocker.com/




Samuel Roy Hagar, nacido el 13 de octubre de 1947, en Monterey, California, EE.UU., mejor conocido como Sammy Hagar es un guitarrista de rock, cantante y compositor. Fue miembro de Van Halen y, a principios de los 70, de la banda de rock Montrose. Es de origen libanés y sobrino del músico Ken Tamplin.


Biografía:
Inicios:

Tras una breve carrera como boxeador, siguiendo los pasos de su padre, Sammy se interesó por la floreciente escena musical del Sur de California, formando su primera banda: The Faboulous Catillas. También se le conoció en alguna de las otras bandas pre-Montrose como Skinny, Sammy Hagar Band, Justice Brothers, Dustcloud, Cotton, Jimmy y Manhole. En Justice Brothers también tocó David Lauser.

Montrose (1973-1975):

El mayor éxito de su carrera hasta entonces vendría de la mano del trabajo junto al grupo Montrose en sus discos de debut Montrose (1973) y Paper Money (1974), incluyendo la canción compuesta por el propio Hagar Bad Motor Scooter. Tras desavenencias con el fundador Ronnie Montrose durante un tour europeo, Sammy dejó el grupo junto con el bajista Bill Church y el baterista Denny Carmassi en 1977.

En solitario (1976-1984):

Hagar comenzó entonces una ascendente carrera de éxito en solitario. Tras un moderado éxito en Capitol Records con discos como Nine on a Ten Scale (1976) que incluía el exitoso Red, Hagar buscó la colaboración de su amigo y ex-colega de Justice Brothers David Lauser como baterista. Con estos cambios y el cambio a Geffen Records, disfrutó de éxitos como Heavy Metal, Three Lock Box y su quizás más conocida I Can't Drive 55 una protesta contra la limitación federal de circular a más de 55 millas por hora (88km/h) en las autopistas americanas. (Dicha ley fue modificada más tarde y finalmente abolida por lo que la canción fue modificada a 65).

La continua aparición durante este periodo de Sammy con ropa roja en sus vídeos hizo que fuera conocido como el rockero rojo.

H.S.A.S. (1984):

En 1983-84 Sammy Hagar y Neal Schon formaron el supergrupo HSAS (Hagar Schon Aaronson Shrieve) junto con el bajista ex-Foghat: Kenny Aaronson y el baterista ex-Santana: Michael Shrieve.

HSAS dio un pequeño tour navideño de beneficencia y publicó un disco Through The Fire. Este proyecto tuvo corta vida. Un tema en particular, una versión de Whiter Shade of Pale recibió una notable difusión con el puesto 94 de las listas de singles Billboard.

Van Halen (1985-1996):

Tras separar los caminos con el popular vocalista David Lee Roth, los demás miembros de Van Halen contactaron mucha gente para buscar un vocalista. Gracias al aprecio de Eddie por Montrose, oyeron y rápidamente contrataron a Hagar la vacante.

Con Sammy al frente, Van Halen produjo 4 "platinos", números 1 en las listas Billboard: 5150, OU812, For Unlawful Carnal Knowledge y Balance (a tener en cuenta que en las época de Roth, Van Halen sólo tuvo un número 1 con Jump). Aun así, los problemas acabaron aflorando, llegando a su fin en 1996.

Hagar no estuvo de acuerdo en grabar dos pistas más en la banda sonora de Twister. Tras haber estado de acuerdo en tomarse una pausa tras su gira de 1995, y mantuvo su desacuerdo en uno nuevo hit en este punto de la historia de la banda. Estos temas fueron forzados por el nuevo mánager del grupo, cuñado de Alex Van Halen, tras la muerte del mánager de toda la vida Ed Leffler.

Hagar quería hacer un nuevo álbum de estudio en su lugar, pero sólo cuando Eddie, Alex y la esposa embarazada propia hubiesen terminado sus problemas médicos. Las circunstancias quisieron que Sammy estuviera en Hawaii con su esposa cuando eddie quiso que volviese al estudio. Cuando Sammy no apareció éste le dijo que estaba despedido. Eddie le pidió que se fuera.

El final definitivo vino cuando Eddie comenzó a trabajar con el vocalista David Lee Roth en lugar de Hagar, e hicieron dos nuevas canciones con Roth para el Best of Volume 1. Cuando Van Halen rompió de nuevo con Roth, en lugar de recontratar a Hagar, buscó un nuevo cantante: Gary Cherone.

Solo de nuevo (1996-2002):

Decidido a renacer de sus cenizas, Hagar se puso a producir nuevos trabajos en solitarios tras dejar Van Halen en 1996. Impulsó su nueva banda en solitario The Waboritas, contando de nuevo con David Lauser a la batería, así como el ex-teclista Jesse Harms y los nuevos guitarrista Vic Johnson ex-Busboys y el bajista Mona ex-Tommy Tutone.

Planet Us (2002-2003):

En el 2002, con Van Halen sin reformarse del todo todavía, Hagar se reunió con los guitarristas Neal Schon de Journey y más tarde con Joe Satriani para formar un nuevo proyecto llamado Planet Us, junto con Michael Anthony al bajo miembro de Van Halen y Deen Castronovo baterista de Journey. A pesar de tener grandes intenciones, la banda sólo grabó dos canciones y tocó unas pocas veces antes de disolverse cuando Hagar y Anthony se reincorporaron a Van Halen.

Van Halen se reforma (2003-2005):

Tras el exitoso tour Heavyweights of Rock (2003), donde compartió liderazgo con David Lee Roth, Hagar empezó a recordar a sus ex compañeros de Van Halen, al que acabó llamando a finales de 2003 a través de un amigo común.

A principios de 2004, Van Halen junto con Sammy Hagar se anunciaron al gran público culminando con un anticipado tour veraniego y un doble CD titulado Best of Worlds incluyendo tres nuevas canciones de Van Halen interpretadas por Sammy Hagar.

Los siguientes conciertos del tour trajeron más problemas, especialmente cuando Eddie Van Halen cayó en el abuso del alcohol, con el lamentable final en el show de Tucson, Arizona Cuando acabó el concierto, Eddie estampó su guitarra contra el escenario lanzando astillas al público. Esto causó que la tensión subiera tras el escenario y rompieron la posibilidades de un nuevo disco.

Sammy and The Waboritas (2006 en adelante):

En 2005, Hagar continuó tocando con los Waboritas y giró por la costa Atlántica y el Medio Oeste y sumó al bajista Michael Anthony, llamando la banda Los Tres Gusanos. En Agosto de ese año, Hagar inició un nuevo mini-tour comenzando en el DTE eneregy Music Theatre en Clarkston, Míchigan impactanto en todo el sudoeste antes de acabar sólo en la Cantina Tahoe Wabo.

Actualmente está desarrollando un proyecto llamado Chickenfoot junto al bajista Michael Anthony, el guitarrista Joe Satriani y al baterista de Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith.

Una nueva gira se ha anunciado para el 2007.

Albums:

Montrose:

Montrose (1973) RIAA: Platino
Paper Money (1974)

Sammy Hagar - Solista:

Nine On A Ten Scale (1976)
Sammy Hagar (1977) RIAA: Oro
Musical Chairs (1977)
Street Machine (1979)
Danger Zone (1980)
Standing Hampton (1981) RIAA: Platino
Three Lock Box (1982) RIAA: Oro
VOA (1984) RIAA: Platino
I Never Said Goodbye (1987)
Marching To Mars (1997)
Cosmic Universal Fashion (2008)

HSAS:

Through The Fire (1984) #42 US, #92 UK

Van Halen:

5150 (1986) RIAA: 6x Platino
OU812 (1988) RIAA: 4x Platino
For Unlawful Carnal Knowledge (1991) RIAA: 3x Platino
Live: Right Here, Right Now (1993) RIAA: 2x Platino
Balance (1995) RIAA: 3x Platino
Best of Volume I (1996) RIAA: 3x Platino
Best of Both Worlds (2004) RIAA: Platino

Sammy Hagar and the The Waboritas/Wabos:

Red Voodoo - Sammy Hagar and The Waboritas (1999) #22 US
Ten 13 - Sammy Hagar and The Waboritas (2000) #52 US
Not 4 Sale - Sammy Hagar and The Waboritas (Oct 1, 2002) #181 US
Live: Hallelujah - Sammy Hagar and The Waboritas (May 2003) #152 US
Livin' It Up - Sammy Hagar and The Wabos (2006) #50 US

Chickenfoot:

Chickenfoot 2009 ver Chickenfoot

Compilados y en vivo:

All Night Long -vivo (Set. 1978) #89 US
Loud & Clear (Marzo de 1980)
Rematch (1982)
Live 1980 (1983)
Looking Back (1986)
Rematch And More (1987)
Live - Very Live In Concert (1989)
Red Hot! (1992) Taken from All Night Long & Live 1980
The Best Of Sammy Hagar (1992)
Unboxed (1994) #51 US RIAA: Oro
Anthology (1995)
Turn Up the Music! (1995)
The Best Of Sammy Hagar (1999)
Very Best Of Sammy Hagar (2001)
Classic Masters (Oct 8, 2002)
Greatest Hits Live! (Oct. 2003)
The Essential Red Collection (2004) #76 US

Biografías: Denis "Piggy" D'Amour


Denis "Piggy" D'Amour (24 de septiembre de 1959 - 26 de agosto de 2005) fue el guitarrista de la banda de Thrash metal y posteriormente metal progresivo canadiense Voivod, desde su entrada en 1982 hasta su muerte por cáncer de colon muy avanzado, en agosto del 2005, a la edad de 45 años. Denis es considerado como el principal arquitecto detrás del asombroso sonido y estilo de Voivod, él es el compositor de la mayoría de las canciones de la banda, ha aparecido en todos los discos y es uno de los miembros fundadores. Cuando era un niño estudió violín clásico. Sus principales influencias como guitarrista son Jimmy Page (Led Zeppelin), Ritchie Blackmore (Deep Purple), Steve Howe (Yes), Robert Fripp (King Crimson), David Gilmour (Pink Floyd) y Alex Lifeson (Rush).


Muerte:

En el verando del 2005, D'Amour fue diagnosticado con cáncer de colon. Le fue programada una cirugía que no pudo ser realizada por distintas complicaciones y problemas que surgieron. El cáncer se había extendido progresivamente, imposibilitando cualquier cirugía para intentar salvarlo.

Denis "Piggy" D'Amour cayó en coma en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Montreal, Canadá, el 25 de agosto del 2005. Acompañado por sus familiares y amigos y en menos de 24 horas, a las 11:45pm del 26 de agosto, Denis perdió la batalla contra el cáncer. En el documental Metal: A Headbanger's Journey, donde hay una entrevista de Denis, se hace una mención sobre su trágica muerte. Este fue estrenado el 7 de septiembre de ese mismo año.

Equipos:

Guitaras:

Ibanez Universe
Gibson SG
Liberatorecustom made guitar

Amplificadores:

Marshall JCM 800 Head

Efectos Pedales:

Digitech IPS 33
Yamaha SPX-90 II
BOSS SD-1 Super Distortion
Ibanez DM-1100 Digital Delay

Discografía:

Albums Con Voivod:

War & Pain 1984 (Metal Blade Records)
Rrröööaaarrr 1986 (Noise Records)
Killing Technology 1987 (Noise Records)
Dimension Hatröss 1988 (Noise Records)
Nothingface 1989 (Mechanic / MCA Records)
Angel Rat 1991 (Mechanic Records) / MCA Records)
The Outer Limits 1993 (Mechanic / MCA Records)
Negatron 1995 (Hypnotic Records)
Phobos 1998 (Slipdisc Hypnotic Records)
Kronik 1998 (Slipdisc Hypnotic Records)
Voivod Lives 2000 (Metal Blade Records)
Voivod 2003 (Chophouse Records / Surfdog Records)
Katorz 2006 (The End Records)

Biografías: Bill Steer


Información personal:
Nombre real: William Geoffrey Steer
Nacimiento: 3 de diciembre de 1969, 40 años
Origen: Inglaterra, Stockton-on-Tees
Ocupación(es): Guitarrista, Compositor, Músico

Información artística:
Género(s):

Brutal death metal
Grindcore
Blues rock
Instrumento(s):

Guitarra
Harmónica
Batería
Vocales
Período de actividad: 1985 – presente
Artistas relacionados:

Firebird
Carcass
Napalm Death



Bill Steer, cuyo nombre completo es William Geoffrey Steer, es un guitarrista y cantante inglés, fundador de las bandas inglesas Firebird y Carcass. Entre 1987 y 1989 además fue guitarrista de Napalm Death.

Es destacable la versatilidad de Steer, el cual ha pasado por bandas de death metal, grindcore y blues rock. Como vocalista es también bastante versátil, siendo capaz tanto de encargarse de extremas voces guturales como de voces más limpias y rockeras.

En la década de los 80 él y su compañero en Carcass Jeff Walker aparecieron en un capítulo de la serie inglesa de ciencia ficción Enano Rojo, haciendo de miembros de la banda de punk anarquista Smeg and the Heads.

En 2008 Steer participó en la gira de reunión de Carcass que les llevó a tocar en varios festivales veraniegos, además de seguir tocando y girando con los Firebird.

jueves, 11 de marzo de 2010

Biografías: Tommy Emmanuel


Tommy Emmanuel (nacido el 31 de mayo de 1955) es un guitarrista australiano, más conocido por su estilo fingerpicking (arpegio). A través de su carrera, ha tocado con muchos artistas notables incluyendo: Chet Atkins, Eric Clapton, sir George Martin y John Denver.

Cuando Tommy toca la guitarra, parece que sean dos guitarristas a la vez, sin embargo, es el estilo característico de su sonido: mientras mantiene una línea de bajos con su pulgar (normalmente esta es su forma de tocar: usando un thumbpick) toca la melodía con sus dedos índice, corazón y anular.

Biografía:

Tommy nació en la ciudad de Muswellbrook, New South Wales. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 4 años, y a los 5, era ya músico profesional, y pasó su niñez viajando por Australia con el Grupo musical de su familia, tocando la guitarra rítmica..

En 1966 cuando su padre murió, comenzó a dar lecciones de guitarra a la edad de 12 años. Primero destacó nacionalmente, cuando ganó una serie de concurso en sus años de adolescencia, y a finales de los años 1970, tocaba con su hermano Phil en el grupo Goldrush. A principios de los años 80, reunió la banda reformada de Dragón, uno de los grupos principales de Rock de los años 70, viajando extensamente con ellos, incluyendo un viaje en 1987 con Tina Turner, antes de irse a emprender su carrera en solitario.

Tommy a pesar de no tener conocimientos musicales académicos, su sentido musical natural y la capacidad de tocar prodigiosamente, le ha hecho ganar miles de seguidores por todo el mundo. Igual que es un mago de la guitarra, también es un percusionista profesional, sirviéndose del cuerpo de la guitarra.

En julio de 1999, en la 15th Annual Chet Atkins Appreciation Society Convention, Chet presentó a Tommy con el grado certificado honorario de músico de la guitarra, un honor concedido solamente a dos guitarristas más (uno, Atkins mismo) - “en el reconocimiento de sus contribuciones al arte de Fingerpicking”.

Uno de los momentos estelares de su carrera, fue su actuación en vivo en Sydney donde participó en la ceremonia de cierre de las Olimpiadas de verano en el 2000. Mil millones de personas contemplaron este acontecimiento en todo el mundo.

Emmanuel es un Cristiano convertido desde su recuperación, hace dos décadas, del abuso de las drogas.

Tommy lanzó el DVD "Live At Her Majesty's Theatre, Ballarat, Australia" el 11 de julio de 2006. El último álbum de Tommy, “Center Stage,” fue lanzado en 2008.

Su canción “Gameshow Rag/Cannonball Rag” estuvo nominada a un Grammy para “Best Country Instrumental Performancel” en la 49ª edición. La canción es del CD “The Mystery”.

Discografía:
2006 The Mystery
2005 Live One
2004 Endless Road
2001 Greatest Hits
2000 Only
1998 Collaboration
1997 The Day Finger Pickers Took Over The World (With Chet Atkins)
1997 Midnight Drive
1996 Can't Get Enough
1995 Classical Gas
1995 Initiation
1994 Back On Terra Firma
1993 The Journey Continues
1993 The Journey
1992 Determination
1990 Dare To Be Different
1987 Up From Down Under
1979 From Out Of Nowhere

Biografías: Jim Martin


James Martin (Hayward, California, 21 de julio de 1961), más conocido como Jim Martin, fue el guitarrista principal en los grupos EZ-Street, Vicious Hatred, Agents of Misfortune, Recluse, Pigs of Death y Faith No More.


Faith No More:

Martin se incorporó a Faith No More en 1983. Realizó una gran contribución al grupo en los álbumes anteriores a Patton y su guitarra domina en canciones como We Care A Lot o Introduce Yourself. Otros miembros (Mike Bordin: batería, Bill Gould: bajo y Roddy Bottum: teclados) comenzaron a sentirse más cómodos en cuanto a la composición de nuevas canciones y la autoestima del grupo aumentó.

A pesar de esto, Chuck Mosely, el vocalista fue expulsado en 1988 a causa de varios conflictos con los otros integrantes.

Al poco tiempo se grabó The Real Thing, el tercer álbum de Faith No More, donde se aprecia una reafirmación en el sonido de la banda.

De todas formas, en la expulsión de Mosely también contribuyó la gran influencia que tenía Mike Patton en el grupo, quien posteriormente pasaría a ser el nuevo vocalista. Años después, Martin diría en su ya inactiva página web, que en su opinión, The Real Thing era el álbum ideal de Faith No More, tanto en el proceso de creación como en la posterior gira.

El sonido del grupo experimentó un cambio radical en su siguiente album, Angel Dust. Ahora la voz predominaba sobre las guitarras, y esto fue algo que no agradó a Martin. Su situación fue empeorando poco a poco, teniendo problemas en los ensayos y en la composición. Finalmente, el guitarrista fue despedido el 30 de noviembre de 1993, aparentemente por fax, ya que las cosas no mejoraban.

Su padre murió cuando estaba grabando Angel Dust, lo que le ocasionó inestabilidad emocional.

Carrera en solitario:

El proyecto en solitario de Jim Martin se llamó originalmente "The Behemoth", pero decidió cambiarlo debido a la existencia de un grupo polaco de death metal llamado Behemoth.

Su primer y único álbum en solitario se titula Milk And Blood, el cual incluye una versión de la canción Surprise! You're Dead del álbum The Real Thing, por Faith No More.

Jim acompaño como guitarrista principal al grupo de punk "Fang" en su gira entre los años 1998 y 2000.

Discografía:

Como miembro:

Faith No More - We Care A Lot (1985)
Faith No More - Introduce Yourself (1987)
Faith No More - The Real Thing (1989)
Faith No More - Angel Dust (1992)
Voodoocult - Voodoocult (1995)
The Behemoth - The Behemoth (1996)
Jim Martin - Milk And Blood (1997)
Anand Bhatt/Jim Martin - Conflict (2000)

Como artista invitado:

Die Krupps - The Final Option (1993) - "Crossfire"
Metallica - Garage Inc. (1998) - "Tuesday's Gone"
Primus - Antipop (1999) - "Eclectic Electric"
Flybanger - Headtrip to Nowhere (2001) - "Cavalry"
Echobrain - Echobrain (2002)

Biografías: Kai Hansen


Información personal:
Nombre real: Kai Michael Hansen
Nacimiento: 17 de enero de 1963
Origen: Hamburgo, Alemania
Ocupación(es): Músico

Información artística:
Género(s):

Heavy metal
Power metal
Speed metal
Instrumento(s): Guitarra, Vocalista
Período de actividad: 1979 – presente
Artistas relacionados:

Gamma Ray
Helloween
Iron Savior
Web:
Sitio web http://www.gammaray.org/



Kai Michael Hansen (17 de enero de 1963, Hamburgo), es uno de los músicos más influyentes del heavy metal, a veces llamado el "padre" del power metal y del metal melódico. Empezó su carrera en 1979 en una banda llamada Iron Fist, junto a Piet Sielck, que después llamarán Second Hell.

En 1984 fundó Helloween junto a Michael Weikath, a quien había conocido mientras realizaba su servicio militar, donde sería guitarrista y cantante, grabando un LP Walls of Jericho, un MLP Helloween y un EP Judas, pero deja las voces ya que se le complicaba cantar en los tonos y ser primera guitarra de la banda, permitiendo la entrada de Michael Kiske, momento en que se dedica únicamente a la guitarra. A fines de 1988 se retira de Helloween después de la gira Europea del disco Keeper Of The Seven Keys Pt.2 y recluta al cantante Ralph Scheepers para formar un nuevo grupo: Gamma Ray. En 1994 Kai Hansen vuelve a dedicarse tanto a las voces como a las guitarras cuando Scheepers deja Gamma Ray. Hansen también tocó la guitarra en Iron Savior a mediados de los años 90, aunque lo dejó para dedicarse exclusivamente a Gamma Ray. Es en el año 1995, grabo el disco Land Of The Free entregándole una nueva potencia y sonido a Gamma Ray, el cual continua entregando hasta nuestros días.

En varias ocasiones Kai ha estado cooperando con bandas y solistas tales como Angra, Avantasia, Blind Guardian, Hammerfall, Heavenly, Heaven's Gate, Heavenswood, Michael Kiske, Primal Fear, Stormwarrior, en las voces y guitarras.

Discografía:

Helloween:

Helloween (1985)
Walls of Jericho (1985)
Keeper Of The Seven Keys Part 1 (1987)
Keeper Of The Seven Keys Part 2 (1988)

Iron Savior:

Iron Savior (1997)
Unification (1998)
Interlude (EP, 1999)
Dark Assault (2001)

Gamma Ray:

Heading for Tomorrow (1990)
Sigh No More (1991)
Insanity and Genius (1993)
Land of the Free (1995)
Alive '95 (1996) - Live álbum
Somewhere Out in Space (1997)
The Karaoke Album (1997) - Karaoke Album de Compilado
Powerplant (1999)
Blast from the Past (2000) - "Best of"
No World Order (2001)
Skeletons in the Closet (2003) - Album en vivo
Majestic (2005)
Land of the Free II (2007/2008)

Heavenly:

Time Machine (1999)

Como artista invitado en Avantasia:

The Metal Opera (2001) (Voz)
The Metal Opera Part II (2002) (Voz)
The Scarecrow (2008) (Guitarra)

Biografías: Abbath Doom Occulta


Información personal:
Nombre real: Olve Eikemo
Nacimiento: 5 de marzo de 1973
Origen: Bergen, Noruega
Ocupación(es): Músico

Información artística:
Alias:

Abbath Doom Occulta
Abbath
Género(s):

Black metal
Death metal
Thrash metal
Heavy metal
Viking metal
Instrumento(s): Voz, guitarra, bajo, batería, sintetizador
Período de actividad: 1988 - actualidad
Discográfica(s): Nuclear Blast
Artistas relacionados:

Immortal
I
Old Funeral
Dimmu Borgir
Satanel



Olve Eikemo (nacido en Bergen, Noruega; el 5 de marzo de 1973), mejor conocido como Abbath Doom Occulta o simplemente Abbath, es el vocalista y guitarrista de la banda noruega de black metal Immortal. A los 15 años, Eikemo fue uno de los fundadores de la banda de death metal Old Funeral, donde coincidió con dos futuros miembros de Immortal, Jan Atle y Jörn Tonsberg. También fundó la banda Satanel junto a Varg Vikernes

Entre sus otros proyectos musicales destacan el supergrupo I, la banda tributo a Mötorhead, Bömbers; y el proyecto en solitario del ex-guitarrista de Immortal, Demonaz.


Biografía:

Primeros años:

Eikemo creció en el pueblo de Lysefjorden en Os a las afueras de Bergen (Noruega). Desde su adolescencia, es fiel fanático de bandas como Mercyful Fate, Morbid Angel, Possessed, Venom, Slayer, Artillery, Manowar, Motörhead, Iron Maiden y Black Sabbath, pero sobretodo Kiss, a los cuales ha mencionado como su banda favorita. En esa época comenzó a tocar el bajo, teniendo como inspiración a los bajistas Gene Simmons, Joey DeMaio, Lemmy Kilmister, Geezer Butler, Steve Harris y Tom Araya. Su carrera musical comenzó en 1988 al fundar Old Funeral.

Immortal:

La historia de Immortal comienza en 1990 tras la disolución de la banda de death metal Amputation. En varias ocasiones durante la existencia de Immortal, Abbath fue el vocalista, bajista, guitarrista, teclista, batería y letrista, debido principalmente a la incapacidad de la banda de mantener una formación estable. Sin embargo, durante un largo período, Abbath fue el vocalista, bajista y batería de (estudio) mientras que Demonaz tocaba la guitarra. A pesar de la llegada de Horgh los problemas continuaron. Después de la publicación de Blizzard Beasts a Demonaz se le diagnosticó una tendinitis, lo que le impedió seguir tocando la guitarra, pero continuó como letrista y manager de la banda. En 1999 publicaron At the Heart of Winter, esta vez con Abbath encargándose de las voces, la guitarra, el bajo y el sintetizador y con Horgh como batería. Este álbum marcó un gran cambio en el estilo musical de Immortal. Los dos siguientes álbumes, Damned In Black y Sons of Northern Darkness fueron grabados con el nuevo bajista, Iscariah.

Poco después de la grabación de Sons of Northern Darkness, Immortal anunció su separación. La ruptura no fue causada por problemas o tensiones internas, sino más bien fue un acuerdo entre los miembros.

A principios de junio de 2006, sin embargo, una revista de hard rock alemana anunció que Abbath y Horgh volverían a reunirse en Immortal, y ya llevaban un cierto tiempo practicando el material antiguo de la banda. Respecto a cuándo volverían a tocar en directo, Abbath declaró: "Un año más o menos no significará ninguna diferencia. Tenemos todo el tiempo del mundo."

En septiembre de 2009, All Shall Fall, el último álbum de Immortal fue publicado.

I:

En 2006, Abbath formó una nueva banda llamada simplemente "I". Abbath es el líder y guitarrista en "I", en la que también están presentes el antiguo batería de Immortal Armagedda, TC King de Gorgoroth en el bajo y el guitarrista Arve Isdal, de Enslaved. Su disco debut Between Two Worlds tiene un estilo que aúna los de Immortal, Motorhead y Bathory.

Bömbers:

Bömbers es una banda tributo a Motörhead formada en 1996. Abbath es el cantante y bajista, Tore (ex-Old Funeral) guitarrista y Pez (Punishment Park) batería.

Vida personal:

Abbath estuvo casado con la hermana de Demonaz pero se divorciaron amistosamente. Según el ex-guitarrista, esta ruptura no ha interferido en su relación con el cantante.

Equipo:

En el pasado Abbath usaba una guitarra GHL Jackson Randy Rhoads que modificó con pastillas nuevas y pintura personalizada. En la actualidad usa principalmente un modelo de edición limitada ESP LTD DV8-R Dave Mustaine que ha modificado para añadir un sistema Floyd Rose. Abbath usa amplificadores Engl, Peavey, Bandit y Mesa/Boogie. En una entrevista para la revista Guitar World, menciona que tiene un contrato de representación para ESP. También, en un ranking sobre los mejores guitarristas en esa misma revista, aparece Abbath en el puesto 86.

Abbath usó baterías Pearl y bajos Ironbird B.C. Rich.

Colaboraciones:

Con Dimmu Borgir en "Progenies of the Great Apocalypse" y "Heavenly Perverse" del álbum Death Cult Armageddon (2003).

Discografía:

Con Immortal:
Diabolical Fullmoon Mysticism - (1992)
Pure Holocaust - (1993)
Battles in the North - (1995)
Blizzard Beasts - (1997)
At the Heart of Winter - (1999)
Damned In Black - (2000)
Sons of Northern Darkness - (2002)
All Shall Fall - (2009)

Con I:
Between Two Worlds (2006)

Con Dimmu Borgir:
Death Cult Armageddon (2003)

Reconocimientos:
Guitar World - 100 mejores guitarrista de ls historia 86
Terrorizer 2009 Mejor vocalista 4
Terrorizer 2009 Personalidad del año 4

Biografías: Timo Tolkki


Información personal:
Nacimiento: 3 de marzo de 1966.
Origen: Nurmijärvi, Finlandia
Ocupación(es): Guitarrista

Información artística:
Género(s):

Power Metal
Speed Metal
Shred
Instrumento(s): Guitarra
Período de actividad: 1987 - presente
Discográfica(s):

JVC
Sanctuary Records
Nuclear Blast
Artistas relacionados:

Stratovarius
Revolution Renaissance
Web:
Sitio web http://www.tolkki.com/



Timo Tolkki (3 de marzo de 1966, en Nurmijärvi, Finlandia) es un guitarrista, escritor, y productor musical finlandés. Su carrera es más conocida por haber sido el líder de la banda de power metal Stratovarius hasta mayo de 2008. Su estilo combina el Barroco con toques de Ritchie Blackmore.


Biografía:

Tolkki fue el indiscutido guitarrista de Stratovarius, una de las bandas de Power Metal más popular de la escena musical y la más importante de Europa. La banda de Finlandia, al norte del viejo continente, va en impresionante ascenso a nivel mundial haciendo giras alrededor del mundo y con más de ocho discos publicados. En los primeros tres Timo Tolkki se hacia cargo no solo de la guitarra sino también de las vocales, es a partir de Fourth Dimension cuando deja ese lugar a Timo Kotipelto para dedicarse de lleno a su instrumento. Es a partir de ese disco cuando Stratovarius consigue su identidad clásica que lo caracteriza. Recién en el disco Episode (1996), la banda consigue la formación que tiene actualmente. Es allí donde Timo Tolkki toca junto a Jens Johansson, considerado uno de los mejores teclistas del mundo que había tocado con uno de los grandes del Metal, Yngwie Malmsteen.

Paralelamente a los trabajos junto a la banda, Timo Tolkki realizó un disco solista, con varios temas instrumentales y algunas cantados por el. En el mismo participaron los antiguos colegas de la banda: Tuomo Lassila en batería y Antti Ikonen en teclados. El disco, titulado "Clasical Variations and Themes", posee el mismo estilo de Stratovarius infaltable para los fanáticos de los finlandeses. El estilo de este excepcional guitarrista sorprende a varios por su velocidad y precisión con el instrumento. Sus largos y rapidísimos solos le dan a la banda una identidad inconfundible. Junto a Jens Johansson conforman un dúo musical difícil de superar, poseen temas instrumentales en los cuales ambos demuestran su capacidad compositiva y técnica. Un claro ejemplo de este complemento puede verse en temas como "Holy Light" y "Legions" del disco Visions, "Stratosphere" del Episode o Stratofortress del Elements Pt. I.

Luego del arrollador éxito de los discos Episode y Visions, Stratovarius lanzo en el año 1998 el disco titulado Destiny, el cual tiene una buena dosis de temas rápidos, a estas alturas ya una marca registrada de la banda finlandesa; este disco contiene una canción de larga duración que da origen al título del álbum, siendo una de las preferidas por los fans en encuestas para ser tocada en vivo.

Posteriormente lanzan el disco Infinite (Stratovarius), en el cual se abordan temas ecológicos y/o humanitarios. Destacable es la artwork del álbum, hecho por el destacadísimo Derek Riggs, artista que también ha trabajado con Iron Maiden (Powerslave), entre otros.En dicha portada se hace alusión a la situación actual del mundo, en paralelo a un óptimo futurista.

Luego Tolkki se embarca en la más ambiciosa tarea desde que fundo Stratovarius, el proyecto de los Elements, el cual consiste en 2 álbumes, que no son temáticos, salvo las portadas, que se enfocan en distintos elementos. Estos discos siguen presentando rapidez, canciones instrumentales y pegajosas, pero no fueron bien recibidos ni por la critica ni por el grueso de los fans, luego vinieron las giras, que mostraron a un Tolkki descontrolado, hablando de temas religiosos, comportándose mal en el escenario y viéndose perdido sobre este.

Durante esta etapa de inestabilidad mental, se conoce que Tolkki posee una depresión maníaca, y este procede a expulsar del grupo a Timo Kotipelto junto a Jörg Michael. Durante este lapso Tolkki contrata a una cantante poco conocida, con tintes góticos, llamada Miss K, la cual aparecía en propagandas ensangrentada. El proyecto no se llevó a cabo, Tolkki empezó a componer nuevamente, Kotipelto y Michael volvieron a la banda, y dieron a luz a lo que sería el último álbum, llamado simplemente "Stratovarius". Este disco es mucho más pausado que todos los anteriores, y aborda muchas temáticas sobre el estado mental de Tolkki. Con este disco se lanzaron a una gira mundial, en la que Tolkki se mostró muy bien nuevamente.

A principios de 2008, Tolkki manifiesta que la banda se ha separado definitivamente, sobre todo por las tensiones con el cantante Kotipelto y el batería Jörg Michael, aduciendo falta de compromiso y química con ambos para seguir con el grupo. Tras la ruptura, Tolkki fundó el grupo Revolution Renaissance, cuyo primer disco "New Era" vio la luz en junio de 2008 con el material del que iba a ser el próximo disco de Stratovarius, pero grabado con la colaboración de gente como Tobias Sammet de Edguy y Michael Kiske como músicos invitados.

En el año 2009 Timo Tolkki saca un nuevo álbum con su banda Revolution Renaissance, titulado Age of Aquarius


Carta de Tolkki:

Es hora de abandonar el silencio y anunciar lo que algunos e vosotros especulais. Stratovarius deja de existir, el pasado Octubre les comente a los chicos que iba a terminar con la banda y las razones que me llevan a ello, esta carta está dirigida a vosotros, fans de Stratovarius, que habéis apoyado a la banda a lo largo de los años.

Primero pensé en escribir una carta muy generalizada tan típica en el negocio de la música, una declaración en la que no se dice nada. Entonces decidí que merecíais conocer la verdad de lo que ha estado suciediendo detrás de los escenarios y así entendais mejor mi decisión.

Todo el tiempo, desde que Timo Kotipelto y Jörg Michael entraron a formar parte del grupo, se han producido tensiones y ha reinado un ambiente negativo. Y esto se ha concentrado en mí, Kotipelto y Jörg.

Las razones por las que Jari Kainulainen fue expulsado años atrás eran tan absurdas que no voy a tratar de explicarlas aquí. Si algún día escribo un libro, tal vez sea el momento.

En cualquier caso, creo que las semillas se plantaron hace tiempo, unos 12 años. Hubo muchos enfrentamientos. Jörg venía y se quejaba de Kotipelto, y Kotipelto se acercaba a mi y se quejaba de Jörg. Era un auténtico lio, pero nunca se mostró esto a los fans.

No es mi intención faltar al respeto a Kotipelto y Jörg aquí. Ambos son fundamentalmente buena gente. Los cosas a veces suceden y las relaciones se encaminen hacia lugares que no nos gustaría. Es como un divorcio, nadie quiere que sucede, pero a veces es mejor para todos, para que cada uno pueda seguir su propia vida. Además quiero decir como han estado las cosas detrás del telón. Vosotros sólo veis el lado bueno, pero no sabeis lo que realmente está pasando.

Hemos pasado unos años increíbles, 14 discos, 6 giras mundiales con más de 1000 conciertos en todo el mundo, 3 discos de oro, un Grammy finlandés y casi 3 millones de discos vendidos.

He llegado a esta decisión después de una cuidadosa, larga y racional deliberación que ha durado cerca de un año y que pienso es lo mejor para mí. Me sentía tan mal en Stratovarius. Algo está terriblemente mal allí y nadie le prestaba atención.

La cuenta atrás realmente comenzó a partir del último álbum en 2005. En ese momento la atmósfera en la banda era rara. Había pasado la mayor parte de 2004 recuperándome de la depresión que sufrí en abril de 2004 y por la que tuve que ser hospitalizado. Ese fue el punto en el que las cosas comenzaron a cambiar. Jens Johansson me apoyó inmensamente durante 2004 con sus llamadas telefónicas. A continuación hicimos el álbum, que pienso es un disco muy malo. En ese momento se evidenció que las cosas estaban realmente mal. Nadie parecía preocuparse por nada. Tuve la idea de utilizar pantallas de proyección durante la gira, y para ello se necesitaban producir gráficos. Yo lo planee y básicamente todo el show. Nadie mostró interés en ello. El ambiente en los ensayos fue terrible. Lauri Porra que acababa de entrar en el grupo se preguntaba que estaba pasando con esta banda. Jörg Michael vino a está gira tras actuar con Saxon y se pasó todos los conciertos con camisetas de otras bandas. Su actitud durante la mayor parte del tiempo era extremadamente arrogante hacia todos. Pero sobre todo hacia mi y hacia Timo Kotipelto. La actitud de Kotipelto hacia mí era tibia y cortés, pero podía sentir la hostilidad. Por supuesto, como profesionales, lo pusimos todo en los conciertos pero no era lo mismo que una banda que toca con el corazón.

Creo que Kotipelto siempre estuvo decepcionado por no poder untroducir ninguna canción suya en los discos de Stratovarius. Nunca entendí esto ya que él tenía su banda en solitario en la que podía hacer lo que quisiera. Me costó muchos años decirle que no me gustaban sus letras ni sus canciones, la única diferencia entre él y yo es que yo escribo canciones para que sean Strato-canciones y él trata de escribir Strato-canciones que terminarán siendo Kotipelto-canciones, lo que significá que estarán en un álbum de Kotipelto.

No es fácil decirle a alguien que no te gusta su música. A vosotros chicos y chicas no os gusta toda la música, a mi tampoco.

Yo no soy nadie para decidir lo que es buena música y lo que no es buena música, pero puedo decir la música que me gusta. Y el material de Timo Kotipelto no esta hecho para mí.

Debo decir que creo que ha escrito muchas canciones en su carrera en solitario. Además el diría lo mismo de mi forma de escribir. Somos muy diferentes. Tiene un sentido del humor muy diferente al que yo tengo.

Tal vez lo más extraño en Stratovarius es que nunca fuimos amigos en la banda. Visité a Kotipelto en 12 años unas cinco veces. Jens fue con quien tuve una relación más estrecha en la banda y Lauri Porra que es un chico maravilloso. Pero ninguno de ellos fue nunca un amigo de verdad. Puede ser sorprendente, pero es verdad.

La gira continuaba y el técnico de batería me dijo completamente borracho que Jörg dejaría el grupo después de la gira y que la estaba tocando con el grupo porque era un ‘hombre de negocios’. La actitud de Jörg llegó a su momento cumbre cuando en Seattle me dijo que pensaba que el grupo estaba acabado. Tratamos de registrar, por tercera vez, un DVD en directo en Sao Paulo, pero no pudimos utilizar las imágenes porque tocamos realmente mal. Era simplemente terrible. A pesar de que hubo mucha gente en esas 120 fechas por todo el mundo, el ambiente general era de ‘ir a trabajar’. Aunque no para mi. No aún en ese punto. Nadie ponía el corazón en el grupo, lo hacían por el dinero.

La gira pasó y sobrevivimos y Jörg no abandonó el grupo. Pero fue la gira más rara que he hecho nunca. Muy exitosa, pero forzada. No fue divertida. Fue triste.

Lo siguiente que tenía en mente era escribir un álbum de power metal de la vieja escuela, pero que sonase fresco, en la onda de “Visions”. Sentí que nuestros fans lo merecían y creí que era lo correcto. Este fue el infame disco de ‘RR’. Las letras iban fluyendo y las melodías sonaban muy bien, como los viejos Strato. Estuve todo el tiempo con los pies en el suelo ya que la situación de la banda era complicada y se hacía difícil anticipar las sesiones de grabación.

En cualquier caso, en 2006 completé una demo que contenía 10 nuevos temas. No estaba muy contento con el resultado pero si con la finalidad que era presentar las canciones a la compañía. Había reservado 12 días en los Sonic Pump Studios de Helsinki en Marzo de 2007. Este fue el periodo de las sesiones más raras de toda mi vida. Jörg estaba todo el rato diciendo que teníamos que recuperar el hambre del “Visions”. Pienso que nadie tenía ese hambre. Nadie había ensayado las canciones de verdad y sonaba horrible. Fue en ese momento cuando empecé a pensar porque mantener esto vivo cuando era tan complicado. Recuerdo la cantidad de energía, tiempo y dinero que pusimos en “Elements Pt. 1″. Se que a Kotipelto no le gustaba el álbum, mostrando una vez más sus diferencias conmigo. Para mi “Elements Pt. 1″ representa el punto álgido de la evolución de Stratovarius y tal vez debería haber dejado la banda ahí.

El pasado año, 2007 fue el punto de inflexión para mi en muchos sentidos. Me sentí mejor, pero en cuanto a Strato me sentí peor. Hubo peleas por todo, incluso por trivialidades, algo que me molestó. Una gran cantidad de peleas. Muchas. Usé una gran cantidad de energía para intentar llevar merchandising a la Stratoshop, algo que caía en los hombros de Jörg y Kotipelto, porque no había productos para las personas que los pedían, pero aún seguían pidiendo los artículos que aparecían en la página. El certificado SSL que prueba que el sitio es seguro había caducado hace un año. Traté de recuperarlo pero no pude porque no estaba autorizado. Los productos más populares de la tienda estaba agotados y Jörg se negó a imprimir más. No podía entender ninguna de las cosas que estaban pasando. Al mismo tiempo, me divertía más que en muchos años con mi ópera-rock “Saana”. Cuando hacía esto, me di cuenta de lo que carecía Strato: entusiasmo, creatividad y diversión. No fue así en años. “Saana” me dio la esperanza de que todavía podía hacer cosas nuevas y aprender. Sabía que había algunas canciones metal realmente buenas en la obra.

Tuvimos 8 festivales durante el año 2007 y fue entonces, cuando estando delante de 45000 espectadores en Wacken cuando me di cuenta que la banda estaba acabada. Recuerdo claramente como interpretabamos esos temas antiguos que tantas veces habíamos tocado antes y la sensación que me vino, la banda no tenía alma. Mirñe alrededor y me sentí como con un guión o parte de una máquina que no hará nada nuevo ni excitante. La banda sonaba horrible. Nadie estaba con el corazón en la música. En ese punto Jörg trabajaba a tiempo completo en una compañía de producción de artistas además de trabajar para el festival también. Llegó a tocar desde la oficina y una vez terminamos el concierto volvió a la misma. Todo el mundo fue correcto, pero no había amistad, las relaciones habían llegado a su fin. El último año la banda solo había existido por una razón y esa era el dinero. Esa era la única motivación que tenían Jörg y Kotipelto para seguir en la banda a pesar de las discusiones. Fue entonces cuando tome la decisión de terminar con la banda.

Fue durante ese concierto cuando decidí que se acababa. Yo siguo pensando en todo pero creo que para mi futuro es la única cosa lógica que hacer. Yo no quería despedir a Jörg y Kotipelto porque han sido parte de Stratovarius igual que yo y no sería justo para los fans. Por lo que decidí que es mejor enterrar los restos cuando algo está muerto. Informé a los chicos por email el pasado mes de Octubre explicando en detalle las razones. Sólo Jens y Lauri respondieron. Jörg y Kotipelto ni siquiera respondieron al email. Jens entendió mi decisión, Lauri no. Él ha probado lo que es estar en una banda exitosa y girando por el mundo entero. No es fácil decidir hasta donde hay que llegar. Quería mostrar mi versión de la historia. Que Kotipelto y Jörg no comenten nada habla por si solo. Quería terminar la saga Stratovarius con una última gira como comenté a los chicos en febrero de 2008. No voy a entrar en detalles, pero esta vez Jörg y Kotipelto si respondieron. Debido a las reacciones hostiles se que no puede haber más giras de esta banda. Así han sido las cosas. Me siento bien por mi decisión, pero no tan bien por los motivos legales que han hecho que se retrase tanto este anuncio.

Entonces pensé que teniendo esas grandes canciones en mis manos quiero ponerlas sobre la mesa de alguna manera. Entonces puse en manos de algunos amigos las grabaciones que tenía. Había felicidad. Existía energía. Las canciones sonaban muy bien. Mis amigos Michael Kiske y Tobias Sammet están de acuerdo en cantar en el álbum. He tomado la decisión de formar una nueva banda llamada Revolution Renaissance que continuará con el legado de Stratovarius. En este primer disco únicamente quería editar estas canciones así que no he tendio tiempo para buscar una formación permanente. Estoy en ello ahora, así que si estas interesado envíame un email.

El álbum será editado a través de Frontiers Records el próximo 6 de junio de 2008.

Estoy emocionado y feliz… por primera vez en años. Apenas puedo esperar por conocer lo que el destino tiene preparado para mi, para mi nueva banda… Estoy viviendo un momento muy creativo. Tengo mi empresa de producción y estoy inmerso en varios proyectos, no sólo de metal.

En primer lugar me gustaría dar las gracias, a pesar de todo, a Jörg, Timo Kotipelto, Jens, Jari, Lauri, Tuomo, Antti y Jyrki por estos 22 años. Fue un gran viaje. Deseo a Jens, Timo Kotipelto, Jörg y Lauri lo mejor para sus vidas y éxito en ellas.

Por último, pero lo más importante, quiero dar las gracias a los fans de Stratovarius por su cariño y apoyo. Nos volveremos a ver de alguna manera en alguna parte. Siempre estaréis en mi corazón”.

Discografía:

Stratovarius:
Fright Night CBS Finland 1988
Twilight Time Noise Records 1992
Dreamspace Noise Records 1994
Fourth Dimension Noise Records 1995
Episode Noise Records 1996
Visions Noise Records 1997
Destiny (álbum) Noise Records 1998
Infinite Nuclear Blast 2000
Elements, Pt. 1 Nuclear Blast 2003
Elements, Pt. 2 Nuclear Blast 2003
Stratovarius Sanctuary 2005

Revolution Renaissance:
New Era JVC 2008
Age of Aquarius JVC 2009

Carrera Solitario:
Classical Variations And Themes Goldenworks Ky 1994
Hymn To Life Metal Mind 2002
Saana – Warrior of Light Pt 1 Fronteirs records 2008

Como artista invitado:
Vain Glory Opera AFM Records 1998
The Metal Opera AFM Records 2000
The Metal Opera Part II AFM Records 2002
Guitar Heroes Sony BMG 2007